Los caminos de rosas con Monse Calvo

El verano sigue siendo, en muchos casos, el momento de volver al pueblo, el propio o uno que nos buscamos de adopción. Aprovechando este retiro estival de la autora de la que hablamos hoy, nos hemos ido de excursión a visitar la exposición Tirando del Hilo de la tejedora Monse Calvo, en la Casa de los Salvajes de Cadalso de los Vidrios. Estuvimos el pasado 9 de agosto, en la visita guiada que nos ofreció la propia autora.

La Casa de los Salvajes tiene una llamativa fachada blasonada del barroco, en la que se ven dos grandes figuras humanas con un basto cada uno en la mano, los salvajes. Este edificio alberga la oficina de turismo una sala de reuniones, el archivo municipal, y además tiene una bonita sala de exposiciones, ni muy grande ni muy pequeña, un tamaño perfecto para mostrar esta selección de sus trabajos.

La autora ha sabido usar el espacio de la sala para que sus tejidos y tapices luzcan como piezas individuales, distribuyéndolas por series: un gran tapiz al entrar, los tejidos en telar de bajo lizo, los cuentos en tapiz, con una pieza en proceso como muestra, la serie de los camino de rosas, que nos ha gustado especialmente, y una pieza final de arte textil, con el que empieza a investigar.

No somos tejedores y no deja de asombrarnos la maestría y la concentración que debe suponer todo el proceso de montar un telar y seguir los patrones de un motivo, pero realmente no hace falta ser tejedor para apreciar la delicadeza de sus trabajos.

Con la exposición de Monse hemos descubierto algunas técnicas tradicionales que aún sin conocerlas nos resultan familiares. Como el ligamento llamado Camino de rosas, en la serie del mismo nombre, o el Cinturón de monje, en la pieza La bandera a mi manera, una interpretación libre de la bandera de la Comunidad de Madrid.

Según nos cuenta Monse, «están hechos con una técnica tradicional que se llama Camino de rosas o rosas simplemente, es una técnica muy extendida en toda Europa y España, y como véis da unos resultados muy buenos en cuanto a viveza, dependiendo de los colores y los motivos. Esta técnica tiene distintos remetidos y distintos órdenes de pedaleo, por eso el tejedor puede aplicar su creatividad y reflejar su estado de ánimo del día que está tejiendo; es una técnica muy versátil y se pueden crear muchos motivos a inspiración de cada cual.»
También añade que era una técnica muy utilizada en la decoración de faldas y trajes.

Pero no sólo pudimos ver ‘caminos de rosas’ en su exposición. Aquí os dejamos otros detalles de mantas, alfombras y delicados chales de bajo lizo.

También le preguntamos por el título de la exposición:

Tu exposición se titula “Tirando del hilo”. ¿Qué crees que hay al final del hilo?, ¿lo has encontrado ya?
Buena pregunta, jeje. En mi caso puedo decir que es un hilo al que me agarré fuertemente hace muchos años, y que me aseguró mantener la ilusión en cada nuevo trabajo que hacía, también me ayuda a distraer la mente de las preocupaciones que la vida nos depara. De modo que el final del hilo puede ser ilusión, equilibrio y por qué no, felicidad por haber encontrado ese ‘hilo’.

La exposición está abierta hasta este viernes 17 de agosto.

Más información

El blog de Monse Calvo: Algolisela. Tejidos con alma: http://algolisela.blogspot.com/
En la página de la ACTM:
http://creadorestextiles.org/test/portfolio-item/monse-calvo-leon/

Para más información sobre la técnica del camino de rosas, podéis consultar este libro:
Margaret B. Windeknecht, Point Twill With Color-And-Weave, T. G. Windeknecht, 1989

Sobre la Casa de los Salvajes: https://pasionpormadrid.blogspot.com/2011/07/el-palacio-de-cardenas-o-la-casa-de-los.htm

Visita guiada a los almacenes del Museo del Traje.

El Museo del Traje de Madrid está de retiro estival, pero no todo, sólo la Exposición Permanente, recogida en los almacenes hasta el 2 de octubre para poder realizar los trabajos necesarios de acondicionamiento de las salas. El resto del Museo sigue su actividad cotidiana ajena a los visitantes, como en cualquier otra época del año. En cambio, durante estos meses de verano los visitantes vamos a tener la oportunidad de experimentar sus colecciones de una forma inusual, que seguramente va a cambiar por completo nuestra percepción del Museo: a través de sus almacenes.

Partiendo de que la Exposición Permanente sólo muestra un 1% de las cerca de 120.000 piezas de sus fondos, nos invitan a pasear por el interior del Museo y ver de primera mano el proceso que sigue cada una de las piezas, desde que llega al Museo hasta que se almacena o se expone. El jueves 12 de julio estuvimos en la primera de estas visitas guiadas, de la mano de Juan Gutiérrez, responsable de la colección de indumentaria contemporánea, y os contamos nuestra experiencia a continuación.

Introducción histórica

La colección histórica de indumentaria de los siglos XVIII y XIX procede de diversas donaciones, como la de la noble familia catalana Güell, que constituyen una buena base de la colección.

Esa colección fue parte de una compilación mayor reunida en 1925 para una gran exposición titulada Exposición del Traje Regional e Histórico, centrada en los estudios folkloristas de la indumentaria regional española, que en ese momento ya empezaba a captar la atención de los investigadores.

Todas estas piezas fueron el origen del primer «Museo del Traje» en 1927 y más tarde del nuevo Museo del Pueblo Español fundado en la República en 1934, como museo etnográfico; es decir, con todo tipo de materiales de las regiones de España. Durante la mayor parte del franquismo permanece cerrado al público, pero sigue acopiando materiales sin interrupción. El antropólogo Julio Caro Baroja, fue uno de sus directores durante once años, dejó catalogadas alrededor de 20.000 piezas, y proyectaba un curioso museo al aire libre construyendo diferentes casas regionales y un edificio central de exposiciones.

El Museo del Traje actual se abre en el año 2004, siguiendo una tendencia internacional de integrar la moda como una parte más de la cultura, y para ello recupera toda la colección reunida a partir de 1925. En ese momento la colección ya tiene 80.000 o 90.000 piezas que se han ido recopilando en todos esos años. 

El edificio fue pensado desde el principio como museo, y albergó el Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) desde su inauguración en 1975 hasta la apertura del Museo Reina Sofía. Fue diseñado por el arquitecto Jaime López de Asiaín siguiendo el ideario del Movimiento Moderno, -seguro que sus formas y volúmenes os recuerdan a los edificios de metal y cristal que hizo célebres Mies van der Rohe-, con grandes salas de espacios diáfanos preparados para las posibles grandes piezas de arte. Cuando se decidió la apertura del Museo del Traje, aunque ya había mucho ganado por la estructura del edificio, hubo que adaptarlo a la fragilidad y sensibilidad de los materiales textiles con una nueva arquitectura interior, teniendo en cuenta que los textiles no pueden recibir luz directa, que el almacenaje es diferente al de otras obras de arte, y otros aspectos de conservación.

Itinerario de una pieza

Estamos en la planta sótano del edificio, bajo unas enormes tuberías metálicas de las instalaciones, con las luces de fluorescentes típicas de cualquier nave industrial, carteles de anteriores exposiciones por las paredes, y el personal que trajina por los pasillos, y toda esta introducción histórica, contada en poco más de cinco minutos, nos ha cambiado ya completamente la idea del Museo. A partir de ahora os contamos el proceso más técnico, el camino que sigue una pieza textil por los diferentes talleres.

Las piezas que se reciben, ya sea de donaciones o compras, pasan por talleres para una primera inspección visual, y un primer estudio para su catalogación y evaluación, con el fin de determinar si necesita una preparación especial o restauración. Hay que preparar las piezas para eliminar cualquier hongo o insecto, por ejemplo, para afianzar su conservación y que no comprometa el estado del resto de piezas.

Cada pieza puede tener dos destinos diferentes, almacén o exposición, dentro o fuera del Museo, y en cada caso lleva un tratamiento diferente, y pasa por talleres diferentes.

Taller de Costura

Para almacenaje se confeccionan manualmente las fundas, se forran las perchas, se hacen cajas para las piezas que necesitan estar en plano, y los rellenos a medida.

Taller de Volumen

Si se van a exponer necesitan un maniquí. Para las piezas anteriores a 1950-60, cuando toda la indumentaria se hacía a medida de las personas, se hace un maniquí también a medida. Son maniquíes invisibles, pues están cortados exclusivamente para cada pieza. Cada uno lleva una semana de trabajo y quedan adscritos a la pieza. En este taller hay todo un estudio de volúmenes siguiendo la evolución de las siluetas del cuerpo en los distintos periodos históricos. Es un trabajo artesanal, muy laborioso y muy cuidado; hasta se forran los límites del maniquí con los mismos colores de la pieza, normalmente con tintes naturales y se hacen los faldonajes, miriñaques, polisones, etc.

¡Estamos aprendiendo un montón de vocabulario nuevo!

Taller de Sastrería

Aquí se siglan las piezas, y se preparan para la Exposición Permanente, cada pieza en su vitrina correspondiente; hacer una vitrina lleva un trabajo de un mes para piezas históricas.

Y de ahí pasamos al Taller de Restauración donde vemos algunas piezas en sus maniquíes que aprovechando el desmontaje de verano, pasan a ser revisados por si necesitan algún cuidado.

Almacenes

Después de cada uno de los talleres, pasamos a la zona de almacenes, con un sinfín de armarios compactos, de diferentes tipos, según las necesidades de cada conjunto de piezas en los que se almacenan desde alta costura a indumentaria tradicional.

Colecciones

Entre las colecciones que alberga el Museo pudimos ver la dedicada a Mariano Fortuny donada por Amancio Ortega, y otras como la de Pedro Rodríguez, o la recién adquirida en este año de Felipe Salgado.

De la colección de Mariano Fortuny pudimos ver el mítico Delphos con sus pliegues inimitables perfectamente enrollados, sus cristales de Murano y los fascinantes colores naturales; y la túnica Eleonora, de terciopelo con estampación con estarcidos. Es emocionante apreciar la calidad del trabajo de cada pieza, los colores naturales se mantienen perfectamente sorprendiendo por su brillo como el rojo del otomano. Sin duda la visita merece la pena.

Al ver estas colecciones Juan nos cuenta como gran parte de los talleres textiles en España desaparecieron con la llegada del pret a porter. Toda la fuerza textil de España, anclada en el mundo musulmán que trajo nuevas técnicas textiles, que se desarrollaron en España durante siglos convirtiéndola en un referente textil en toda Europa, es dilapidada con la urgencia de pasar a la producción industrial. Un ejemplo de esta tradición son los bordados de Pedro Rodríguez, un creador olvidado al no haber sabido crear una imagen de moda española en el momento en el que otros países como Italia supieron aprovechar. Algo por lo que todavía seguimos luchando.

Aparte de todo el material textil, el museo alberga gran cantidad de piezas antiguas como cartelería, cerámica, juguetes, utensilios, etc. Material perfectamente catalogado y a la espera de formar parte de alguna exposición o ser objeto de estudio por alguno de los muchos investigadores que pasan por los almacenes del museo.

Os invitamos a que os apuntéis a estas visitas guiadas, que estamos seguros que van a tener una gran acogida de público. Y acabamos dando las gracias a todo el personal del Museo que nos ha acogido en sus instalaciones, y al Museo por organizar una actividad tan interesante.

 

Más información:

La colección de moda más deseada se queda en España, Rafa Rodríguez, 17.05.2018. 

El Museo del Traje de Madrid, Rafael García Serrano, Director del Museo del Traje de Madrid en 2010

Julio Caro Baroja opina que hoy es más necesario que nunca un Museo del Pueblo Español

Traslado provisional del Museo del Pueblo Español al de Arte Contemporáneo

La creación del Museo del Pueblo Español: ochenta años de historia etnográfica

Victor Vasarely. Op Art y diseño textil

Aprovechamos la exposición Victor Vasarely. El nacimiento del Op Art, que se expone del 7 de junio al 9 de septiembre, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, para ver algunos ejemplos de tapices que Vasarely desarrolló en los talleres de Aubusson, Francia.

La exposición recorre la trayectoria de Victor Vasarely considerado padre del Op Art, un movimiento con gran influencia en el diseño textil a partir de los 60.

Victor Vasarely

En 1965, en plena expansión económica, se presenta la exposición en The Responsive Eye en el MoMA de Nueva York. La muestra fue un gran éxito entre el público y consolidó el movimiento Op Art. La exhibición reunía cerca de 100 artistas entre los que destacaron Victor Vasarely, Josef Albers y Bridget Riley entre otros, y contó con la participación del colectivo español Equipo 57.

Película sobre la exposición The Responsive Eye, de Brian de Palma (1966) /ubu.com

Como consecuencia, el Op Art se popularizó traspasando las fronteras del museo. Comenzó a aparecer en gráficos impresos, diseño de moda, decoración de interiores y entró a formar parte de la estética de los 60. ¡El Op Art era genial!

Los patrones Op Art de los vestidos de la juventud londinense de Carnaby Street, los mods, pasaron de las calles de Londres a los escaparates de Estados Unidos y de allí, a casi cualquier rincón del mundo.

 

Logotipo Wollmark, Francesco Saroglia, 1964

Vasarely, lejos de enfadarse por esta comercialización del Op Art, lo vió como la manera de llevar sus ideales a la vida real. Él quería que su arte fuera accesible para toda la sociedad, influenciado por la utopía soviética de acabar con la propiedad privada del arte y la idea de la Bauhaus de disminuir la distancia entre el arte y la vida.

Según el comisario de la exposición del Museo Thyssen-Bornemisza, Márton Orosz, para Vasarely el arte cinético ofrecía una síntesis de las dos «expresiones creativas del ser humano: las artes y las ciencias». El Op Art aspiraba a generar un efecto espacial utilizando una superficie bidimensional, creando la ilusión de movimiento en el macro-tiempo, de manera que la imagen que se forma en la retina se manipule de una manera virtual. En consecuencia, podía calificarse de Op Art a toda obra artística «que se modifique durante el acto perceptivo del espectador»

Para conseguir este efecto óptico de movimiento, Vasarely inventó el alfabeto plástico, compuesto por formas geométricas sencillas y patrones de repetición en base a sistemas matemáticos, con el que aspiraba a crear una gramática, como en la notación musical. Muy emblemáticas también fueron las estructuras Vega, estos cuadros se basan en distorsiones cóncavo-convexas de una retícula, se da cuenta de que las dos dimensiones pueden convertirse en tres simplemente deformando la retícula básica y de que, según el grado de ampliación o reducción, los elementos de la retícula pueden transformarse en rombos o elipses.

El Op Art con sus patrones y repeticiones algorítmicas fue precursor del arte virtual, algunos de sus exponentes como Vera Molnar, fue una de las primeras artistas en utilizar ordenadores para crear sus obras. Vasarely, hoy de actualidad, parece mostrarnos con sus efectos ópticos el vértigo de un movimiento en continua aceleración de la sociedad digital.  

Los tapices de Aubusson

Sorprende que Vasarely recurriese a la fábrica de tapices Aubusson para recrear sus diseños cinéticos con los medios de tejeduría artesanales de estos talleres con tantos años de historia, donde se realiza todo el proceso de fabricación de forma artesanal. En la exposición podemos ver algunas muestras.

Victor Vasarely. Cheiyt-Stri-F, 1975. Tapiz de algodón y lana, 230 x 240 cm. Vasarely Múzeum, Budapest.
edf
Victor Vasarely. Cheiyt-Stri-F, 1975. Tapiz de algodón y lana, 230 x 240 cm. Vasarely Múzeum, Budapest.
Victor Vasarely. Cebra, 1938-1960.
Victor Vasarely. Cebra, 1938-1960. Tapiz de lana, 150 x 224cm. Victor Vasarely Múzeum, Pécs.

Op Art Movement

Otra de las grandes representantes del Op Art es Bridget Riley, una de sus obras fue utilizada como portada para el catálogo de la exposición The Responsive Eye. Riley aspiraba a conseguir el movimiento en superficies bidimensionales con líneas onduladas y formas simples en blanco y negro, más tarde introdujo el color. Sus obras fueron inspiración de muchos diseños textiles de diferentes marcas, cosa que no le hacía tanta gracia como a Vasarely.

 

Josef Albers fue otro de los participantes de la exposición The Responsive Eye. Albers fue estudiante de la Bauhaus y sus estudios del color en su libro Interaction of color, fue una de las principales influencias en el Op Art Movement. Anni Albers también era estudiante en la Bauhaus, y pareja de Josef, de quien toma el apellido, fue una de las pioneras en expresar el arte con un soporte textil, investigó muchas técnicas de diferentes culturas y también experimentó en sus tapices los conceptos del Op Art.

Diseño Op Art

Vasarely, entre otros artistas trabajó en colaboración con estudios de estampación textil, que en los 60 comenzaban a experimentar en tiradas limitadas y en ocasiones utilizando técnicas artesanales tradicionales.

Las empresas textiles Heal’s, Hull Traders y Edinburgh Weavers lideraron el camino en el desarrollo de impresiones Op Art en tejidos para el hogar.

Edinburgh Weavers fue el brazo experimental de la empresa textil escocesa Morton Sundour, que encargó a los principales artistas, incluido Victor Vasarely, la creación de patrones.

Eduardo Paolozzi diseñó impresiones para Hull Traders y Barbara Brown diseñó para Heal’s. Bárbara Brown, fue probablemente la diseñadora más prolífica de telas de decoración con influencia de Op Art.

«Brown abrazó el nuevo optimismo y la confianza que se extendió por Gran Bretaña en la década de 1960… Durante este pequeño periodo en la historia del diseño británico, Gran Bretaña abrazó el futuro… La crisis del petróleo y la siguiente crisis económica dieron al traste con el coqueteo de Gran Bretaña con un futuro seguro, y con gente como Laura Ashley a la cabeza, Gran Bretaña comenzó a mirar hacia atrás otra vez, hacia un nostálgico pasado rural que existía en gran medida solo en su imaginación.»

John Hopper. the textile blog

 

Exposición

Victor Vasarely. El nacimiento del Op Art del 7 de junio al 9 septiembre de 2018
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
Madrid

Fuentes

Op Art in Fashion and Design
http://www.op-art.co.uk/op-art-fashion/

Victoria and Albert Museum
http://www.vam.ac.uk/content/articles/0-9/1960s-textile-designers/
http://collections.vam.ac.uk/item/O249403/marimba-furnishing-fabric-edinburgh-weavers/

Cité internationale de la tapisserie Aubusson
Les artistes de la tapisserie. Victor Vasarely (1908-1997),
http://www.cite-tapisserie.fr/fr/ressources-th%C3%A9matiques/les-artistes-de-la-tapisserie/victor-vasarely-1908-1997

Bidget Riley
Bridget Riley – Opt Art – El ritmo y la repetición son la raíz del movimiento / Rhythm and repetition are at the root of movement, Big Gaucho, http://biggaucho.blogspot.com/2013/07/bridget-riley-opt-art-el-ritmo-y-la.html

Eduardo Paolozzi
Wedgwood plates by Eduardo Paolozzi, National Museums Scotland,
https://www.nms.ac.uk/explore-our-collections/stories/art-and-design/wedgwood-plates-by-eduardo-paolozzi/

Barbara Brown
Barbara Brown. Textile Design, Doctor Ojiplático, http://www.doctorojiplatico.com/2013/09/barbara-brown-textile-design.html

Más información

El Op art y la ilusión óptica, Nerea Lebrero, moovemag.com, https://moovemag.com/2015/01/op-art-y-la-ilusion-otpica/

60´s, el Op Art y Louis Vuitton, Mariló Mascuñán, Cómo Vestimos,
http://comovestimos-lo.blogspot.com/2013/02/60s-el-op-art-y-louis-vuitton.html

 

Cursos de Tintes Naturales, junio-julio 2018

Esta entrada está dedicada a los que os queráis iniciar en los tintes naturales. Es posible que hayáis tenido dificultades para encontrar este tipo de información, así que aquí os copiamos la información de cuatro de los cursos que nos han llegado por diferentes medios.

Aprovechamos para deciros que si estáis organizando un curso sobre textiles, con mucho gusto os ayudaremos en la difusión a través de nuestra cuenta de facebook. También podéis escribirnos a nuestra dirección de correo.

 

Taller Textil Cari Callejo, Cantabria, España

En el Taller Textil Cari Callejo tienen programados dos talleres de iniciación a los tintes naturales. El primero de ellos está dedicado al tinte de fibras de celulosa, como algodón o lino, y el segundo de ellos, dedicado a la lana. Estas son sus convocatorias:

El 16 y 17 de junioNatalia Rodrigo Hernandez vendrá a enseñarnos cómo se tiñe el algodón y el lino y cómo podemos hacer estampaciones fáciles con tintes naturales sobre este tipo de telas.

Trabajaremos con taninos y tintes naturales como cochinilla, campeche, gualda, rubia …y veremos la amplia gama de colores que podemos encontrar en nuestro entorno…
Si quieres más información o reservar tu plaza escríbenos a caricallejo@hotmail.es

 

El fin de semana del 23 y 24 de junio de 2018 os esperamos para tener un fin de semana especial en el que aprenderemos como teñir nuestra lana, alpaca, vellón, seda. Aprenderemos a reconocer plantas tintóreas que nos rodean, veremos su cultivo, conoceremos los tintes históricos, sacaremos el pigmento azul directamente de la Hierba Pastel y de la persicaria… y muchas prácticas más, hasta que consigamos nuestro muestrario personal con todos los colores que capturemos…

Aprenderemos a teñir la lana con productos naturales que, en su gran mayoría sacaremos de nuestro entorno. Descubriremos el fantástico arcoiris que nos brinda la naturaleza

PROGRAMA:
Preparación de la fibra: lavado y mordentado.
Recolección del material tintóreo. Visita al huerto de tintes.
Prácticas de teñido. tintes y modificadores.
Índigos: un colorante diferente. elaboración de distintas tinas de índigo: a partir de hojas del huerto (Hierba pastel y persicaria), tinas orgánicas, con reductor, etc.
Elaboración del muestrario individual.
Pasaremos un fin de semana diferente, en un bonito entorno y capturando los colores que nos brinda la naturaleza.
HORARIO: SABADO 23 de10:30h a 19:30h DOMINGO 24 de 10:30 a 14:00
LUGAR: Taller Textil Cari Callejo, San Vicente del Monte, Cantabria.
PRECIO: 100€ ( materiales y comida del sábado incluida)
MAS INFORMACIÓN Y RESERVAS: caricallejo@hotmail.es

 

Tintes Naturales Gualda, Madrid, España

Por los cursos de Ana Roquero ha pasado prácticamente todo el mundo interesado en alguna técnica tintórea. Este va a ser su primer taller esta temporada, y cómo no, es de iniciación a los tintes naturales.

CURSO PRÁCTICO DE INICIACIÓN AL TEÑIDO CON COLORANTES NATURALES
28-30 de junio

Este cursillo está dirigido a aquellas personas interesadas en adquirir unas nociones prácticas sobre el teñido con colorantes naturales.

Se ofrecerá una breve aproximación histórica al tema y se dedicará el resto del tiempo a estudiar los aspectos técnicos y a la realización de un muestrario de colores. Durante el curso se podrán consultar libros sobre tintes, y se ofrecerá una proyección sobre historia de la tintorería y documentos etnográficos sobre tintoreros de diferentes países. Así mismo se expondrán tejidos étnicos teñidos con tintes naturales.

Programa
1ª Sesión
• Entrega de bibliografía, apuntes y datos útiles.
• Las plantas tintóreas, aspectos generales. Exposición de pliegos de herbario de las especies tintóreas más comunes en nuestro país y de aquellas de relevancia histórica.
• Descripción de las fibras y su comportamiento en relación con los tintes.
• Prácticas de teñido con tintes directos.
• Procedimientos para fijar el color. Definición de mordiente, igualador y modificador.
• Prácticas de mordentado en lana.

2ª Sesión
• Prácticas de teñido con productos que se obtienen fácilmente de nuestro entorno.
• Prácticas de teñido con productos que se pueden adquirir en el comercio.
• Proyección de documental.

3ª Sesión
• Prácticas de teñido con índigo sobre lana y algodón.
• Confección de muestrarios (uno para cada alumno) y etiquetado de cada muestra con los datos correspondientes.

Fechas: 28, 29 y 30 de junio de 2018
Precio del cursillo: 250 €. Se abonará al formalizar la inscripción.
Información: 656 556 372 / anaroquero2@gmail.com

 

Son de Telar en Taller de grabado Gloria Gallego, Valdemorillo, España

Estela Sánchez es tejedora, artesana y artista textil, cultiva su propio jardín tintóreo, especializado en hierba pastel, el índigo europeo, y organiza talleres de tintes naturales. En esta ocasión, traslada su taller al de Gloria Gallego, para los que se quieran iniciar en este arte.

Taller de tintes naturales, impartido por Estela Sánchez, Son de Telar
Días 7 y 8 de julio de 2018 en Ctra. de Valdemorillo a El Escorial

Curso dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir o ampliar conocimientos de cómo utilizar las plantas tintóreas para extraer las sustancias colorantes que se producen en ellas, sin generar residuos tóxicos.

Trabajaremos con flores, hojas, cáscaras, cortezas y raíces que se encuentran en nuestro entorno o que las podemos cultivar, así como otras materias que son originarias de otros países. También utilizaremos uno de los colorantes más populares como es el que se obtiene del insecto llamado comúnmente cochinilla.

Información: http://www.sondetelar.com/

Al hilo del mundo en La 2

Au fil du monde – Japon © Isabelle Dupuy-Chavanat, Jill Coulon

Al hilo del mundo es un documental por episodios o películas independientes, que hace un recorrido por diferentes técnicas textiles artesanales de Asia. En estos días tenemos la suerte de poder ver tres de ellos en la televisión pública española.

Es una producción de 5 episodios que recorre 6 países y 5 tipos de tejidos a través de 5 protagonistas, cada uno de un rincón de Asia: Mongolia, India, Nepal, Japón, Laos y Tibet, que fueron rodados a lo largo de dos años. Fue dirigido por Isabelle Dupuy Chavanat & Jill Coulon, dos realizadoras francesas, en una producción para ARTE.

Los episodios que podemos ver son los dedicados a Mongolia, Japón y Laos. Lo podéis ver en la tele en La 2, a las 19:55 hasta mañana, día 16 de mayo, y en rtve.es a la carta, en Otros Documentales, hasta el 21 de mayo.

Editado 17.05.2018
La emisión finalmente ha sido:
Lunes, 14 de mayo: Mongolia
Martes, 15 de mayo: Japón
Miércoles, 16 de mayo: Laos
Jueves, 17 de mayo: India